您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

足球怎么画出立体感_足球立体简笔画

tamoadmin 2024-07-29 人已围观

简介1.足球杯怎么画2.足球奖杯怎么画3.我想知道如何才能写好诗词?4.外国一些街头画着些很有立体感的画,非常逼真,不知道叫什么?希望有人能告诉我,如果有网址链接最好!!5.画足球比赛的作品6.篮球、足球、排球中的位置感、空间感是什么?继续被科普。 阅读提炼 1、库尔贝——自信、叛逆、疯狂、才华横溢 他的自画像可能是西方艺术史上最酷的自画像,与其他画家面无表情,两眼放空的自画像不同,画中的库尔贝正撩起

1.足球杯怎么画

2.足球奖杯怎么画

3.我想知道如何才能写好诗词?

4.外国一些街头画着些很有立体感的画,非常逼真,不知道叫什么?希望有人能告诉我,如果有网址链接最好!!

5.画足球比赛的作品

6.篮球、足球、排球中的位置感、空间感是什么?

足球怎么画出立体感_足球立体简笔画

继续被科普。

阅读提炼

1、库尔贝——自信、叛逆、疯狂、才华横溢

他的自画像可能是西方艺术史上最酷的自画像,与其他画家面无表情,两眼放空的自画像不同,画中的库尔贝正撩起头发瞪着你,这是一幅让人过目不忘的自画像。这幅画也充分体现了库尔贝奔放的个性,同时,也有一丝“浮夸”和“作秀”的味道。

19世纪的法国画坛,是个“妖人”辈出的地方……而库尔贝,绝对算得上是“妖怪中的孙悟空”。

但还有一点更厉害:库尔贝是无师自通的!其实库尔贝从小就跟着村子里的牧师学习绘画技巧,到了巴黎以后,还在美术学院和贝桑松美术学院受过正统的绘画教育……对于一个中国画家来说,讲究的是“师承”,老师的名气越大,就越有面子,自己的作品也越容易被肯定。但是老外的画家讲究的是“个性”、“创新”,所以几乎不会听到用类似“某某画家100%继承了他师傅的风格”或“他画的和某某大师一模一样”的话来评价一位画家。

库尔贝之所以在“有老师”的情况下说自己“没有老师”,因为在他看来他没有从这些老师身上学到什么, 他的画风和题材都是靠自己摸索出来的 。

19世纪40年代,他独创的“武功”开始崭露头角,其中最有名的就是他以自己为题材创作的一系列“ 自恋作品 ”。库尔贝用这个自画像系列迷倒了成千上万女粉丝(和男粉丝),成功走出了“自我营销”的第一步。

在名气爆棚的同时,他的作品也受到了权威机构的肯定,这个权威机构就是第一册中经常提到的——法国官方沙龙。一个初出茅庐的画家,想要成名,唯一的途径就是进入官方沙龙。官方沙龙在当时是法国最权威的也是唯一的艺术平台。作为一个权威的机构,就必须有一个权威的标准,这也是对他们认为有才能的画家负责。然而定这个标准的人,都是受过古典绘画熏陶的老艺术家。而这批“新新人类”的艺术风格,和他们的标准实在差得太远了。不管怎么说,有一点是可以肯定的。 并不是沙龙的拒绝造就了这批新兴艺术家,而是他们早晚都会红,问题是在哪儿红 。库尔贝就是最好的例子。

这是他1849年创作的《奥尔南人饭后的休息》。画的是库尔贝的父亲和几个来他家做客的客人,他们吃完晚餐后正在休息、听音乐,很轻松,也很舒服。但这种题材在沙龙里是不多见的,因为上不了台面!沙龙中画的,除了神话故事,就是帝王将相、才子佳人。库尔贝却把视角放在了日常生活中随处可见的普通人身上。虽然上不了台面,但题材却很新颖。沙龙展出这幅画之后,大受好评。库尔贝还因此得到沙龙颁发的“免死金牌”(以后可以不经审批送画参展)。

同年,库尔贝还创作了这幅《石工》。虽然从画面上看不见两人的脸,但整幅画却能给人一种悲惨的感觉……因为从画中可以清楚地看到儿子的未来,他长大后,就会变成身边老子的样子,继续干着粗重的体力活……

这两幅画也奠定了库尔贝的绘画风格,他认为古典主义和浪漫主义都太,太做作。“如果要我画长翅膀的小天使,那你先逮一个来给我瞧瞧。”库尔贝只画他的“ 现实主义 ”,坚持 将视线放在日常生活中的普通人身上 。在得到荣誉、名声和金钱之后,他便开始画他喜欢的东西,这是他最著名的一幅巨作《奥尔南的葬礼》。有才华的“叛逆分子”特别招人喜欢。

1871年,他加入了巴黎公社,被选为公社艺术家协会。1871年5月16日,库尔贝率领着一帮愤怒的青年,拆了一根柱子。这根柱子名叫“旺多姆圆柱”,是由200门大炮熔铸成的。这根柱子是法兰西帝国的标志,更重要的是,它象征着拿破仑家族的荣耀。巴黎公社失败以后,库尔贝就被逮起来了。库尔贝为此坐了6个月的牢,出狱后,他收到了寄给他的一份账单——30万法郎,用于修复旺多姆圆柱。钱是拿不出了,库尔贝从此流亡海外,成天借酒浇愁,没多久,便在瑞士洛桑死于饮酒过度。

库尔贝的作品,影响了当时许许多多的画家。比如说后来的“印象派之父”马奈。

他狂野、高傲的个性使他成为“鹤立鸡群”的艺术家,一次又一次地震动整个画坛……这究竟是他真实的个性表现,还是刻意的自我营销?无论是“真的”还是“演的”, 他永不妥协的精神以及在艺术上求新、求变的态度都是值得我们尊敬的。

2、在作者看来,光就名气和影响力而言,基本可以把画家分为4档:

第4档是画匠。其实就是手艺人,画画只是养活自己的工具,是一种生存手段。主要以肖像画家为主,只要画得像,画得客户满意就行了。

第3档是艺术家。相对厉害一点儿了,有自己的想法,甚至有自己的风格。绘画对他们而言不仅是工作,更是兴趣,是抒发个人情感的途径。

第2档是大师。能进入这一档的画家,基本就可以用“伟大”来形容了。他们不仅在艺术史上有卓越的贡献,作品甚至会影响到许多第3、4档的艺术家。

第1档是,这里全是才华横溢的天才,在艺术史上具有划时代的意义。而且要被分入这一档,还需要一些“运气”。可以是“”也可以是“霉运”,他一定要是个“ 有故事的人 ”。就像选秀节目一样,东西好的同时,能再加点儿料的话,就会更加出彩。

在荷兰画坛,光“1档”画家就至少能凑出一桌!(“2档”画家差不多能组成好几支足球队了。)我把这桌称为“荷兰四大天王”。

他们中的两位是梵高、伦勃朗,还有维米尔Johannes Vermeer, 1632~1675。因为除了画,他几乎什么都没有留下。

3、谜男子:维米尔

因此“谜男子”这个称号可以说是名副其实。维米尔究竟留下了几幅画?这个问题到今天还没有一个定论,或者也可以说是35+1幅,1幅待定。

因为他的这三十几幅画,可以说是幅幅精品!《戴珍珠耳环的少女》 这幅看似简单的肖像画,却可以抓住每个观赏者的视觉神经,让人过目不忘。300多年前的一幅画,居然可以打动我们这些现代人,这本身就是维米尔的魔术吧。

我们先来看看他的这幅“自画像”(或者说疑似自画像)一《画室》其实这个小洞应该是个针眼,维米尔在这个位置扎了一根针,在针上绕一根线,根据线拉出的线完成了整幅构图。为什么小洞的位置会在这里?因为维米尔想把你的注意力引到这个点上——在你自己都不知情的情况下。

其实“控制”观赏者的视觉注意力,是荷兰画家的惯用手法。但其他画家通常都会用画中人物的手指,或者其他身体部位指向他们想让你看的那个点。而只有维米尔,是 在不知不觉中控制你的视觉 。这也是维米尔的惯用伎俩,隐藏明显的线索,使画面变得更加耐人寻味……

从某个方面来讲,维米尔应该也算得上是一名“摄影师”,只不过普通摄影师按下快门只需要“咔嚓”一下,而维大摄影师按一次快门需要半年时间——就是所谓的“人肉照相机”。

维米尔光凭三十几幅画就登上了“超级大师”的宝座,因为他的 每一幅画都蕴藏着许许多多精心设计的细节 ,这些细节就像中的线索一样勾着观赏者,使人不由自主地去推测画作背后蕴藏的含义。

暗喻:许多画家都会使用暗喻的手法,但维米尔用得特别多。

控制视觉:维米尔喜欢用他的画来控制观者的视觉,在邀请你进入画面的同时又想方设法地用各种道具把你隔在画面之外……可能这就是所谓的“ 距离美 ”吧。除了用桌椅板凳,维米尔还会用色彩来控制视觉。《代尔夫特风景》就是风景画中的“劳斯莱斯”。

为了达到操控视觉的目的,他经常会通过 摆弄房间里的摆设 ,来引导观赏者。动与静是相对的,维米尔处心积虑地制造出水波荡漾的“象”,就是为了衬托出整个画面的安静。

4、“黄金画家”古斯塔夫·克里姆特Gust Klimt:艺术与设计界的“双料奇才”

他从不谈论自己的作品,甚至从不谈论自己。他曾说过:“如果你想了解我这个人,那就去看我的画吧。”

他的父亲,是个雕刻师,他雕刻黄金!这些用于装饰的几何图形,后来也经常出现在克里姆特的作品中。这也是克里姆特的作品都具有很强的装饰性的原因。克里姆特绝对是大师级艺术家中,最“全面发展”的一个。既可以是“人肉照相机”,也可以抽象得一塌糊涂。最牛的是能 把写实和抽象完美地结合在一起 ,毫无违和感。代表作:《阿黛尔·布洛赫-鲍尔肖像Ⅰ》(Adele Bloch-Bauer's Portrait) ,1907。

克里姆特也是个会赚钱的艺术家,他知道大众喜欢什么。克里姆特的作品经常带给人们无限的遐想,一直到今天看,都不会有过时的感觉。而且他能够将设计和艺术完美地融合在一起。 设计讲究理念,艺术讲究感觉。

5、埃贡·席勒Egon Schiele

那时没人会想到,他将在之后的20年中大放异彩,甚至取代克里姆特,成为维也纳新的艺术之神……克里姆特就是席勒的“贵人”。那时的席勒就已经找到了自己的风格,许多画家花一辈子也不一定能做到的事,他19岁就做到了。说到席勒的绘画风格,不得不提一下他所属的“流派”,专家学者们喜欢将他划入“ 表现主义 ”(Expressionism)。颜色鲜艳,扭曲变形,不追求绘画技巧,绘制时漫不经心,平面,缺乏,不理智(凭感觉创作)的一种画风,题材多以恐怖和性为主。

具体操作方式如下:

1.准备好绘画所需的工具(颜料、画布、画笔等);

2.先别开始画,让大脑先处于放空状态,身体要放松;

3.选几个你觉得最鲜艳的颜料;

4.现在,你大脑中浮现的第一个画面,用你选的这些颜料将它涂到画布上。

注:不要在意画得“像不像”,任由你的手领着画笔,随着你的思绪在画布上游走。

在我们这些普通老百姓眼里,许多表现主义大师的作品看上去确实像是在瞎画。但是,其实它们远没有表面看上去的那么简单,就像武林高手练到登峰造极的境界时,往往不用什么烦琐的招式就能把对手干掉一样。即使同属表现主义,针对每个画家不同的人生经历,以及对绘画技法的不同理解和掌握,所表现出的作品也可以是天差地别的。也就是说, 先要看你脑子里有没有“料”;然后再看手上有没有“功夫”;最后还得看你对两者的偏好 (哪个所占百分比多一些)。表现主义并没有一个统一的画法,它更像是“水泊梁山”,每个好汉都有自己的一技之长。只要是表达内心真实想法的,都是好兄弟。因此,表现主义也可以算是一个“大杂烩”。那些不知道应该算什么派的艺术家基本上全都被丢进表现主义。其中也不乏巨星级人物,比如爱德华·蒙克 (Edvard Munch),他的《呐喊》也算得上是家喻户晓的作品了。

席勒画静物,画风景,也画肖像。但他最擅长也是最喜欢画的,应该就是人体了。席勒人体的几个标志性的特点:

①. 线条。优美流畅的线条,是其作品标志。就像梵高的色彩、伦勃朗的光影效果一样出名,是一门独步画林的绝技,可“”于无形之中。那些让艺术大师们纠结了几个世纪的感、立体感,在席勒那儿用几根线条就全都搞定了。

②绘画方式。除了线条之外,席勒的绘画方式也很独特。他通常都是 先画完线稿,然后在他认为对的地方加上他认为对的颜色 。颜色就像前面所说的:“ 不为追求真实,只为表达情感 。”

于是他的人体肌肤上经常会出现许多五颜六色的点。从写实的角度看,这些点看上去有点儿像瘀青或青春痘,但有意思的是整个画面又让人觉得很和谐,仿佛那些点本来就应该在那儿似的。

③题材。关于席勒人体画的题材,概括地说就一个字——“性”。他的人体画中,10幅有9幅含有性暗示的成分。

这些人曾经留下过许多经典作品和事迹,感动过无数人,但他们却早早地离我们而去……当然,英年早逝对任何人来说都是不幸的,但是如果换个角度想,他们就这样光荣地走了,却把经典永远留在了那里,能把自己的生命定格在最辉煌的时刻,也未尝不是一种幸福啊。再回头看席勒的油画、速写,甚至海报设计……即使放在今天,也不会有过时的感觉。而他在我们心中,也永远是那副年轻、帅气的样子。

就像他曾经说过的一句话: “艺术不是时尚,艺术应该是永恒的。”

6、“万人迷”爱德华·马奈 édouard Manet, 1832~1883:人称“印象派之父”

有钱,有地位,又画得一手好画,想不被追捧都难。这位法国“小马哥”的人缘也确实好,包括莫奈,左拉、德加。而且他的朋友也遍布各个行业。

马奈虽然不属于印象派,但却受到了整个印象派的追捧和崇拜。这一切全都源于他的一幅画“草地上的午餐”。如果说,印象派运动是艺术史上的一次大爆炸的话,那么马奈的这幅画就是一根导火线。题材和构图都是从大师那儿“致敬”来的,然后再给人物加上了一套时髦的衣服,有什么了不起的?学问还真就在这衣服里。

拿破仑三世是个非常热衷于艺术的***,但被他看上的艺术家,能在艺术史上留名的实在少得可怜,反而被他拒绝的艺术家大多红得发紫,从前面介绍过的库尔贝,到这章的马奈,再到后来的印象派,全都成了艺术史上的大师级人物……一个如此酷爱艺术的人,却成了史上最不识货的收藏家,呜呼哀哉!正是拿破仑三世的沙龙“落选展”成就了马奈。这幅《草地上的午餐》,在普通老百姓的眼里,恐怕就是一幅莫名其妙的图。而对于一群“新锐”艺术家来说,这幅画不仅 颠覆了当时的一切主流艺术理念,他们还从这幅画中看到了希望 ——同样是一幅被沙龙拒收作品,居然能被拒得那么轰轰烈烈!如果说《草地上的午餐》是一道划破夜空的闪电,那么《奥林匹亚》就是真正的“五雷轰顶”了。用官方的话来说,这幅画是马奈对主流艺术的公然挑衅!

《女神游乐场的酒吧》:马奈最后一次,借自己的作品向他崇拜的大师“致敬”,这一次,是他最崇拜的一位——“镜子画家”委拉斯凯兹。观赏者看着这幅画,面对着吧台后的女子,却能从镜子中看到整个酒吧的一切,而这恰恰也是女子眼中所看到的场景……

马奈有着许多伟大的头衔——印象派之父、现代艺术创始人。然而在他的墓碑上,只刻着短短的一行字,据说是德加写的:“你比我们想象中更伟大”。

7、贝尔特 · 莫里索(Berthe Morisot)能成为女艺术家,首先是她很富有。她的“有钱”,是在骨子里的,有钱到自己都意识不到自己多有钱。其次是出生艺术世家。外公是洛可可大师——让-奥诺雷·弗拉戈纳尔(Jean-Honore Fragonard),画《秋千》的那个。为洛可可艺术全盛时期揭开序幕的艺术家。她的老师是巴比松派大师卡米耶·柯罗(Camille Corot)。法国巴比松画派的代表人物,19世纪最出色的抒情风景画家,同时也是19世纪留下画作最丰富的艺术家,他的人生放在今天正是无数人梦想的浓缩,有钱,做着艺术的事儿,四处旅行。后来莫里索就是把户外作画这种理念带到了印象派,成为印象派的创始人之一。如果说雷诺阿的画中洋溢的,是幸福的气息,那么莫里索表现的就是 温馨与和谐 。她的代表作《摇篮》(The Cradle)光从姐姐艾玛的眼神和动作,就能体会到母爱与温柔。她的绝技是,她笔下的女子总是那么的勾人。也许这正是女画家的优势,似乎能够画出女人的内心世界。每当站在她画的女子面前,都会不由自主地被她们的 眼神 所吸引。有时只是两个简单的黑点,有时她甚至没有望向你这边,却依然能毫不费力地抓住观赏者的注意力。

莫里索先后12次出现在马奈的画布上,是他最爱用的。其中最著名的是这幅肖像画。小顾个人认为,就这幅画的动人程度和艺术价值而言,足以媲美《戴珍珠耳环的少女》和《蒙娜丽莎》这两幅,只是没有那两幅那么神秘。莫里索那黑色的眼睛,似乎只有在马奈的画布上才显得格外动人。

实际运用

1.多运用高科技技术,让画更准确也没什么不对,关键是让技术服务于人,让自己有更多时间精力去精进自己要提升的部分。

2.注重作品的装饰性,把写实和抽象完美地结合在一起。

3.现实主义,注重 将视线放在日常生活中的普通人身上 。无论是摄影还是绘画,都可以去关注此类作品,源于生活,又高于生活。

下一步行动

1.多练习人物速写的线条。

2.研究一下人物画上的颜色添加,可以随意地添上几笔,而不是全彩的效果。

3.学习维米尔的作品中的各种细节和视觉引导方式。

每日一句

设计讲究理念,艺术讲究感觉。

足球杯怎么画

风传了一周的去看3D世界杯的消息,很可能只能停留在坊间传言阶段。用3D格式转播世界杯,不仅技术未知数很可能导致信号中断,而且3D里需要正襟危坐的感觉也和球迷自由的表达方式无法兼容。对此,本版在昨日刊发的《“仪式感”的鸡同鸭讲》一文中进行了报道。昨天,传言中将“吃3D**世界杯螃蟹”的上海,在记者的独家访中表示:目前并不能确定是否转播。面对一周后就要开赛的世界杯,留给自己的时间连技术调试都不够。同时,由于3D信号需要特殊的接收装置,尽管南非世界杯将实现首次3D转播,中国观众也会因为缺乏相应的技术设备而无法让3D信号落地客厅。

:不会为赛事更改观影规则

一周前听到将转播3D世界杯的风声后,不少影迷和球迷还一阵激动,本周这个话题则已被列入“不靠谱”行列,渐渐冷却后,人们多了一份冷静。

“梅西带球会有从观众身边经过的感觉?”足球评论员黄健翔作客**评论栏目《**锋云》时,坦言对3D**世界杯没兴趣。“足球和**不一样。我们习惯了在足球赛时进行局外旁观。3D**却要靠主观视觉去感受出效果。用**承载足球,球迷未必会觉得舒服。”一位观看过3D足球样片的院线经理也坦言,3D足球效果没有想象得好。“球还是这样飞来飞去,除非‘臭脚’把球踢向转播的摄像机,否则别想看到球‘飞出来’的立体感。”

此外,院线表示不会因为球赛特殊性而改变**院的规则。上海星美院线正大店影城的朱**告诉记者,不可能让观众拿着酒精饮料进**院。虽然每家**院自己制定规则,但是所有的规则都是为了**作品的表现。不喝酒、不大声喧哗是**院的基本守则。不会因为银幕上直播球赛而把**院改成足球酒吧。

“看3D**足球,你除了发眼镜以外还得发头盔!”足球评论员李承鹏认为,看足球得有不同“派别”的球迷一起看才有劲。球迷互相“激”,又敲桌子又吼叫的,都不是院线规则允许的。“万一到了罚点球的时候,没进,或者没了信号,**院就保不住了。”

电视:裸眼3D技术还不能应用

**院对3D**世界杯的热情正在消退,即将在11日开赛的世界杯也没有给**院留出技术调试的足够时间。那么球迷能否通过电视收看3D世界杯?

拥有转播权的央视,在目前给出的转播中,将投入CCTV-1、CCTV-5、CCTV-7、CCTV-、风云足球和中国网络电视台进行电视转播。CCTV-1将在每个比赛日的02:30直播一场比赛,全程共直播25场比赛;CCTV-5将作为世界杯转播的主频道,直播56场世界杯比赛,录像播出全部64场比赛。记者从相关主管部门获悉,这些比赛都是普通画面传输的,并不会加载3D信号。

尽管南非世界杯将是首届3D世界杯,但是业内人士表示,有信号输出并不意味着就能直接看到3D画面。3D比赛画面用双镜头摄像,需要2部摄影机同时记录下不同的画面构架,然后通过3D处理器将2组画面合成为一个画面构架,传递至数字解码器,再经过转播信号发出。但“飘”在天上的3D信号落地时,需要特殊的3D频道,也需要支持3D画面的电视显示设备。

使用南非世界杯3D信号的,更多的是相对专业的足球酒吧。海外媒体称,届时将会出现戴上3D眼镜看3D频道转播球赛的画面。而中国球迷想在家里看3D世界杯,不仅需要面对没有3D频道的问题,而且即便有3D频道也需要升级家庭电视机的3D接收功能。目前,具备接收功能的家用3D电视机已经在海外上市,400美元左右的售价比普通电视机贵了近30%。而球迷梦想的不戴眼镜看立体足球的“裸眼3D技术”并没有电视设备的支持,目前还停留在技术展示阶段。所以,对于大多数国内球迷而言,今年想看3D世界杯,还只是停留在传言阶段的梦想。

足球奖杯怎么画

足球杯怎么画如下:

1、首先我们画出一个弧线,弧度要小一点,作为奖杯的顶部。

2、用曲线将奖杯的杯体画完整。

3、用细线在奖杯的边缘画出一条曲线,作为反光区域使用。

4、我们画出奖杯杯体和基座的连接部分。

5、我们画出奖杯基座的上部,上面在画出个椭圆,可以在上面写字。

6、之后我们画出奖杯基座的最底下,画出立体感。

7、之后我们画出奖杯的两边把手。

足球杯介绍如下:

埃及足球杯(Egyptian Scores Cup)是埃及足协所举办的埃及最高水平的杯赛,杯赛的冠军将取得晋级非洲足协杯的资格。阿赫利和扎马雷克是两支获得杯赛次数最多的俱乐部,分别夺得过34次和20次的冠军头衔。

足球介绍如下:

足球(Football[英]、Soccer[美])是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目。因足球运动对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,故被称为“世界第一运动”。

足球的历史介绍如下:

足球项目的起源最早可追溯到中国古代的球类游戏蹴鞠,蹴鞠最初的名字叫做"蹋鞠",蹴鞠一词最早出现在《史记·扁鹊仓公列传》中,而蹴鞠则被称为中国古代的足球。西汉时期,文学家刘向、刘歆父子曾先后在个人著作《别录》《七略》中记述道:"蹴鞠者,传言黄帝所作。"

到了唐宋时期,蹴鞠活动已十分盛行,成为宫廷之中的高雅活动。这一球类游戏之后经阿拉伯人由中国传入欧洲。在1985年,国际足联第七任若昂·阿维兰热曾在中国致辞时说道:足球运动起源于这里,并且有2000多年的历史,这是无可争议的。

我想知道如何才能写好诗词?

足球奖杯的画法如下:

1、首先我们画出一个弧线,弧度要小一点,作为奖杯的顶部,之后我们用曲线将奖杯的杯体画完整,之后我么用细线在奖杯的边缘画出一条曲线,作为反光区域使用,之后我们画出奖杯杯体和基座的连接部分,之后我们画出奖杯基座的上部,上面在画出个椭圆,可以在上面写字。

2、之后我们画出奖杯基座的最底下,画出立体感,之后我们画出奖杯的两边把手,之后我们将奖杯主体涂抹上金色,之后我们将基座部分涂抹上深颜色即可,这样我们就将足球奖杯画好啦。

国际足协世界杯奖杯(FIFA World Cup Trophy),是颁发给国际足联世界杯冠军的金制奖杯。世界杯奖杯在历史上有两个,一个是以国际足联儒勒斯·雷米特的名字命名的“雷米特杯”,一个是由西尔维奥·加扎尼加设计的“大力神杯”。

2022年11月20日,卡塔尔世界杯开幕,2018俄罗斯世界杯冠军法国队名宿德塞举大力神杯进入球场。1930年,首届世界杯之前两年,国际足联决定世界杯的冠军将获得一个冠军奖杯,并以国际足联、为世界杯的创立做出卓越贡献的雷米特的名字命名。

外国一些街头画着些很有立体感的画,非常逼真,不知道叫什么?希望有人能告诉我,如果有网址链接最好!!

诗歌是文学的重要体裁之一。“诗言志,歌咏言”(《尚书·尧典》)“故哀乐之心感,而歌咏之声发。诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。”(《汉书·艺文志》)

诗歌具有认识作用、教育作用和审美价值。“古有诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。”(《汉书·艺文志》)孔子提倡“温柔敦厚”的儒家诗教。劳动者也重视诗的作用, “饥者歌其食,劳者歌其事”。我国历来强调“诗言志”。言志的诗必须具有从思想感情上影响人和对人进行道德规范的力量。“诗是人类向未来所寄发的信息;诗给人类以朝向理想的勇气。”(艾青:《诗论》)

诗歌具有以下三个特点:

(一)思想内容的集中性。诗歌是一定的社会生活的最集中的表现。“意思犹五谷也,文,则炊而为饭;诗,则酿而为酒。”(吴乔《围炉诗话》)诗歌思想内容的集中性主要体现在:它是通过创造意境(诗的形象)来表达作者思想感情,反映社会生活的。意境,就是内情与外景的水融,情理、形神的和谐统一,就是具有强烈感染力和启示力的富于诗味的艺术世界。

(二)表达方法的抒情性。诗歌是一种抒情的文学样式。“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言”。(《毛诗序》)诗贵真情。“没有感情,就没有诗人,也没有诗歌。”(别林斯基)“诗者:根情,苗言,华声,实义。”(白居易)“诗的创作贵在自然流露。诗的生成如像自然物的生存一般,不当掺以丝毫的矫揉造作。我想新体诗的生命便在这里。”(郭沫若)诗歌的抒情与其他文学样式的抒情相比较,其表现特别强烈。

(三)语言形式的音乐性。诗是最富音乐性的语言艺术。“情发于声,声成文谓之音”(毛诗序),和谐的音韵,鲜明的节奏,是诗歌区别于其他文学样式的一个基本特点。马克思说: “既然你用韵文写,你就应该把你的韵律安排得更艺术一些。”鲁迅要求:“新诗先要有节调,押大致相近的韵”。总之,诗的本质是:通过精心制作的语言,形象地表现独特的思想感情,巧妙地从特殊中显示一般,使自我的感觉世界和情感世界达到和谐与统一。

诗歌的写作

初学者怎样学习写诗呢?

一、捕捉和创造诗的形象

(一)诗用形象思维写作

别林斯基早就指出:“哲学家用三段论法,诗人则用形象和图画说话,然而他们说的都是同一件事。”(《一八四七年俄国文学一瞥》)这就告诉我们,写诗要用形象思维。所谓用形象思维,首先指的是深入生活时,要对生活进行形象的感受,形象地体验生活、观察生活、分析生活。

进行形象思维,要在形象感受的基础上,善于进行形象的捕捉。艾青指出:“形象思维的活动,在于使一切难以捕捉的东西,一切飘忽的东西固定起来,鲜明地呈现在读者的面前,象印子打在纸上样地清楚。”因此他说:“写诗的人常常为表达一个观念而寻找形象。” 能捕捉到新颖的形象,也就有了写诗的素材。那么怎样才能捕捉到形象呢?这就要靠灵感。马雅可夫斯基举过一个捕捉形象的例子:大约在1913年,他从萨拉托夫回到莫斯科。

为了对一个在火车上同路的女人表示他对她完全没有邪念,诗人就说道:“我不是男人,而是穿着裤子的云”。说了这句话之后,他立即考虑到这话可以入诗——但他又担心这句话口头上传出去白白地滥用掉了。那怎么办呢?他十分焦急,差不多有半小时,诗人用许多问题问那少女,直到他相信自己的话已从少女的另一只耳朵飞了出动之后,他才放心。两年之后,他用了“穿裤子的云”作为一首长诗的标题。

(二)诗是“想象的表现” 亚里士多德说:“诗需要一种特殊的赋予,或其人有疯狂的成分,或者使他容易想象所要求的神态。”雪莱:“一般来说,诗歌可以解作‘想象的表现’。”布莱士列特:“诗歌是想象和的语言。”别林斯基:“在诗中想象是主要活动力量。创作过程只有通过想象才能完成。”艾青说:“没有想象就没有诗”,“诗人最重要的才能就是运用想象。” 诗人的想象和科学家的想象不同。培根指出:“诗是一门学问,在文学的韵律方面大部分有限制,但在其他方面极端自由,并且和想象有关系。想象因为不受物质规律的束缚,可以随意把自然分开的东西联合,把联合的东西分开。这就造成了不合法的配偶和离异。”雪莱也说过:“诗使它触及的一切变形。”安徒生在他的童话《创造》中写道:一个爱写诗的青年人,因为写不出好诗来而苦恼,于是去找巫婆。巫婆给他戴上眼镜,安上听筒,他就听到了马铃薯在唱自己家庭的历史,野李树在讲故事,而人群中,一个故事接着一个故事在不停地旋转。这里说的其实是,要做一个诗人光凭常人的听觉还不够,还得有诗人变形的眼镜和听筒。所以,我们写诗,既要对生活特征观察得很精确,而同时又不缺乏把这些特征加以变化的勇气。由于变形,诗的形象往往具有象征的意义。例如臧克家的《老马》:

总得叫大车装个够, 这刻不知道下刻的命,

它横竖不说一句话, 它有泪只往心里咽,

背上的压力往肉里扣, 眼里飘来一道鞭影,

它把头沉重的垂下! 它抬起头来望望前面。

这里写的并不仅仅是一匹可怜的老马,而主要是写三十年代北方农民忍辱负重、坚韧不拔的精神素质。“老马”是个有象征意义的形象。

(三)诗歌形象的创造马雅可夫斯基在《怎样写诗》中对青年作者说:“应该使诗达到最大限度的传神。传神的巨大手段之一是形象。”艾略特认为,创造形象就是 “寻找思想的客观对应物。”具体方法很多,例如:虚与实转化;人与物转化;物与物转化;内与外转化;大与小转化;远与近转化;少与多转化;部分与整体转化;历史与现实转化;现实与未来转化等。

需要强调的是:诗中的诗人形象和景物形象都是为表现情感、情绪、情趣服务的。诗的情感性重于形象性,离开抒情需要去胡乱堆砌形象,只能损害诗歌。

二、巧妙地进行诗的构思

(一)诗的灵感

构思是诗歌创作过程中一个最重要的阶段。构思是什么引起的?简单的回答是:创作的冲动——灵感的爆发。

艾青说:“所谓‘灵感’,无非是诗人对事物发生新的激动,突然感到的兴奋,瞬即消逝的心灵的闪耀。所谓‘灵感’是诗人的主观世界与客观世界最愉快的邂逅。”(《诗论》)

对于一首诗来说,灵感是因;对于客观世界而言,灵感是果。由客观世界获得灵感,由灵感开始创作。这是诗人写诗的过程。在“灵感”爆发之后,创作就进入具体的构思。

(二)诗的构思诗歌构思十分重要。诗人郭小川在《谈诗》中说:“诗是要有巧妙的构思的。”“你提到了构思,我觉得这是抓住了关键的”。关于诗的构思的内容,黑格尔在《美学》中指出:“首先关于适合于诗的构思的内容,我们可以马上把纯然外在的自然界事物排除在外,至少是在相对的程度上排除。诗所特有的对象或题材不是太阳、森林、山川风景或是人的外表形状如血液、脉络、筋肉之类,而是精神方面的旨趣。诗纵然也诉诸感性观照,也进行生动鲜明的描绘,但是就连在这方面,诗也还是一种精神活动,它只为提供内心观照而工作。” 什么是诗的构思方式呢?诗的构思方式是内心体验。黑格尔说:“诗既然能最深刻地表现全部丰满的精神内在意蕴,我们就应该要求诗人对他所表现的题材也有最深刻最丰富的内心体验。”“诗人必须从内心和外表两方面去认识人类生活,把广袤的世界及其纷纭万象吸收到他的自我里去,对他们起同情共鸣,深入体验,使它们深刻化和明朗化。”(《美学》第三卷下册,第54页)所以,诗人写诗虽然“并不是每首诗都在写自己。但是,每首诗都由自己去写——就是通过自己的心去写”。(艾青)遵循这个构思方法,在写作抒情诗时,由于抒情的真正源泉就是创作主体(诗人自己)的内心生活,诗人应该只表现“单纯的心情和感想之类,而无须就外表形状去描述具体外在情境”。(黑格尔《美学》)

诗歌构思的过程包括以下的内容:

(1)提炼诗情。就是从一般感受中寻觅显示一般感受的独特感受,从共同感受中寻觅表现共同感受的具体感受。如艾青的《自由》。

(2)选取角度。抒发诗情应选择合适的角度。一般地讲,有两个大角度,一是直抒胸臆,诗人直接站出来抒情,如闻一多的《口供》。用这个角度写诗,应忌空泛,要创造出鲜明的个性化的诗人形象,否则容易直露。另一个角度是象征寄托,借物寄情,借人表意,借景写感。如前边提到的臧克家的《老马》。

(3)布局谋篇。诗的开头、结尾怎么写,各部分之间如何组成有机的整体,需要认真考虑。这就要思索:在这首诗中,我用什么把诗情串连起来?一般抒情诗,“总是以情绪(感情)的变化的层次来贯穿的。”(郭小川《谈诗》)

(4)锤炼语言。语言是诗的表现的最重要因素。在构思过程中极为重要。我们将在本章第三节作专门的研究。

写诗应该重视诗歌构思的技巧。郭小川主张:“没有新的构思,没有新的创造,就不要动笔”。因此,构思必须做到:新、奇、巧。总结前人的经验,有一些技法是可以借鉴的。

如:象征构思,辐射构思,“道具”构思,借代构思,命题构思,矛盾构思,虚拟构思,反意构思,侧面构思,对比构思,对话构思,等等。

诗歌的语言

“诗实际是一种语言”、“作为诗的观念的传达手段,文字这个因素也和用在散文里的表现有所不同,它在诗里本身就是目的,应该显得是精炼的。”“诗也不能停留在内心的诗的观念上,而是要用语言把意造的形象表达出来。在这方面,诗又有两种事要做:第一,诗必须使内在的(心里的)形象适应语言的表达能力,使二者完全契合;第二,诗用语言,不能象日常意识那样运用语言,必须对语言进行诗的处理,无论在词的选择和安排上,还是在语言的音调上,都要有区别于散文的表达方式。”(黑格尔《美学》)

诗的根本语言是意象语言。意象是具象化了的感觉与情思。意象语言具有直觉性、表现性、超越性等特点,它更应该符合诗人主观的感觉活动与感情活动的规律,而不是客观的语法规律。这是诗性语言与实用语言的本质差别。所以,诗歌这种艺术无法以日常实用语言为媒介。

诗人只有对实用语言加以“破坏”、“改造”,如艾略特所说那样“扭断语法的脖子”,才能使之成为诗的语言。为此,作诗必须研究诗的语言修辞,也就是要掌握诗的语言的表现手法。诗的语言表现方法主要有:比喻,起兴,借代,反衬,象征,通感,矛盾修饰,虚实组合等。此外还有其他的一些修饰方法,它们都有助于诗情诗意的表现。习作者唯有通过阅读、研究和多写才能掌握诗的语言修辞技巧。写诗,不仅要重视修辞,还要重视词句锤炼。古今的著名诗人都注意诗句的推敲和锤炼。诗句的推敲,决不是单纯的形式技巧问题,它与诗意、诗味,和表现诗的主题密切相关。像 “黑夜过去了就是光明”这样一个意思,如果平白地直说出来,会令人觉得淡然无味,臧克家反复寻思,最后才把它写成:“黑夜的长翼底下,/伏着一个光亮的晨曦。”

诗歌的语言是最本色的文学语言,有其特殊功能:

A、抒情,接近于描绘功能小的音乐。

B、有机信息系统,一个字,能产生神奇效用。如“朱门酒肉臭”中的“朱门”,成了统治阶级的代名词,有很多含义,还有作者和读者的感受。

C、独立审美价值,可以把玩。可以抛开语言,复述故事,而诗歌不能离开语言。

D、总的要求是表现个性的心理感受,具体要求有四:

一是多义性,既有表层义,又有深层义。主要用象征手法。如松梅雪竹、长城、百合花等。传统象征过于理性,形成僵化的套路。还有暗示、双关、婉转等。

二是跳跃性,超过任何文体语言。因为表现心理快速活动。不要任何介词、连词等中介质--关联词。如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”。还可以逻辑混乱,任意交错。如时间和空间交错。如《背时的爱情》中诗人与古代的美人谈恋爱。

三是可感性,要有色彩感、立体感和具体感(化抽象为具象)。诗中有画。

四是音乐性,既有内在音乐性即情绪的律动,又有外在音乐性即声音的回环(押韵、节奏和声调)。对原始感情起一种节制作用。节奏是起决定作用的因素,是事物的节奏和人的生理节奏--呼吸的调节及运动感觉的反映,是音组和停顿的有规律的安排。一字一音节,有独立意义的单音节、双音节或多音节构成一个音组,每组后面有或长或短的停顿。古诗:五言“二、二、一”。新诗自由开放,独特创造,变化中有规律。

诗歌的音乐性的作用是对原始、粗硬、强烈的感情起一种节制作用,使之转化为一种有规律的运动,加深诗味,唤起读者的审美注意,把一些实用的非诗的想法排开去。

内在音乐性是内心情绪的律动,即高低起伏、长短快慢等。

外在音乐性主要表现在声音的回环上,可以说是一种数的比例关系。主要有:

押韵是使相关诗句末尾一个音节韵母相同或相似。对待押韵应持开放的态度,尊重诗人的艺术追求;只要完美地传达出内在的情感,可有可无。无韵崐诗可以其它手段显示音乐性,如诗行排列。

首先要选韵。同类的韵形成韵部。现在通行的是十三辙,即十三类:中东、人辰、江阳、言前、发花、怀来、灰堆、遥条、油求、梭波、一七、姑苏、乜斜等。每个韵部发音部位、开口程度不同,音调音域也不一样。有的响度高,昂扬、亢奋,如江阳、发花等。有的响度低,苦闷、沉重,如灰堆、一七等。要因情选韵,因情变韵。

其次是转韵。较长的诗,情绪流动变化,这就要在语音形式上体现出来。如果一韵到底,易于给人单调、疲劳之感。转韵可以使文气一振。如《春江花月夜》,四句一韵,流丽婉转,委婉缠绵。

再次是押韵方式。主要有连句韵--每行都押、隔句韵--古代就有“一三五不论,二四六分明”的要求、随韵--两句一换如信天游、交韵--第一行和第三行押韵、第二行和第三行押韵等。其它还有抱韵,第一行与第四行押韵,第二行和第三行押韵。这是西方十四行诗的正宗韵格。

声调 发音过程中音高和音长的变化。沈约《四声谱》最早研究这个问题。新诗只能注意而已。特别是在朗诵诗歌需要时。

节奏 本是音乐术语,是诗歌外在音乐性中起决定作用的因素。在大自然和生活中,任何事物都有节奏。诗歌的节奏是事物的节奏和人的生理节奏--呼吸的调节及运动感觉的反映。

诗歌节奏是音组和停顿的有规律的安排。在汉语中,一个字一般是一个音节,有独立意义的单音节、双音节或多音节构成一个音组,每组后面有或长或短的停顿。

古诗的节奏:五言“二、二、一”;七言“二、二、二、一”。

新诗的节奏:自由开放,独特创造;每行大致相当,变化中有规律。

诗歌的分行

新诗没有古诗词的固定音乐规定,引进西方分行,加强节奏感和旋律感以达到音乐性的效果。

A、分行适应诗情而长短、疏密、参差。诗行遵从诗歌内在律--情绪节奏,其外形是将内心情绪视觉化展示出来的结构形式。惠特曼表现开国时开拓豪放、自由浪漫的情感,诗行很长,犹如新大陆疆界的广阔苍茫。马雅可夫斯基表现了十月革命的剧变,诗行呈现楼梯形,起伏大,参差不齐。

B、诗行运用省略、跳跃,随意性较大,产生新的结构意义。如上下诗行并置产生新意:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

C、分行把视觉间隔化为听觉间隔,显示节奏。这是在阅读中产生的效果。连在一起读就无法显示节奏。

D、分行引起审美注意,让人用诗的心理来欣赏。

要求:

A、注意行与行有机组合。关键是跨行--一句话占两行以上。这是为了让人停顿,集中注意力去欣赏下一行--强调最有价值、最光彩的语言。

B、分行是发展变化的,应有独创性。如传统的情绪图案,变为象形图案和会意图案。

C、分行更重视诗的视觉效果,从“听觉艺术”变为“视觉艺术”。这是因为新诗内在的复杂性和多层性,难以直接通过朗诵来表达,只能用文字排列来保持诗意。卡勒(美)认为,一段文字是否是诗,未必取决于语言本身,而是取决于文字排列即视觉形式。

诗歌的模式

象征模式

这一模式可以说是诗歌的传家宝,又称多层式:在文字符号的视觉层面上给人以形像,同时在联想的深层给人以意义(某一实体事物或精神内容) 尽可能无限的概括和包涵。象征体是表层的、明晰的,甚至可能是被传统理性所规定的,如梅兰松竹、长城等。而被象征的本体却是隐蔽的、模糊的。两者关系要有任意性,便于发挥创造性。天才诗人把表面上风马牛不相及的内外意象通过类似联想起来,形成令人称奇的构思。关键是抓住两者之间共同点,而其它属性相距越远越好。

中心方法是选择形象,形成象征意象。意象,又称艺术形象,可以说是构成文学艺术大系统的细胞。意——人的意识(包括情感。从根本上来说是人的审美需要和认识需要),最终在文学艺术上表现为作者个体生命的投射和表现。象——客观事物,外在于作者,但最终为作者生命本质所对象化。两者结合为意象,而两者成分的多少及关系的隐显疏密等造成了两种基本上的文艺创作方法,即重意的浪漫主义和重象的现实主义,也成为表现论和反映论的渊源。象征意象比一般意象来说,有特定的要求:成为全诗的中心形象。最佳象征意象,其涵义是无限的,尽可能表现作者内心世界,成为一个艺术个性的宇宙。

一般来说,这类诗歌标题就写出了象征体(甚至是人物)。但是,内层的本体即作者个体生命的感受才是诗歌真正要写的。

横断模式

这类诗歌截取一个生活片断或者意识片断,描写一系列形像,或者使用一系列比喻,以抒发作者感情,表现作者的意识。许多写景诗正是这样。要尽可能创造意境。如杜甫的《春望》。

纵贯模式

这类诗歌以作者观察点的推进为线索,随着时间的推移或者空间的展开,把所见所闻所感触融成一体。如贺敬之的《回延安》。这类诗歌一般较长,多是叙事诗。

升华模式

这类诗歌一般分为两部分,前边是较平缓的铺垫,后边翻出新意,造成引人注目的突进,使情思与意境升华到一个新的高度。 “言志”的旧体诗词大都用这种模式,前边写景,情景交融,后边写“志”,志中有情。如的《沁园春.雪》。

串珠模式

这类诗歌由几个并列的相同结构并有部分相同诗句的部分组成。反复咏叹。《诗经》较多这类诗歌。

自白模式

直接抒发感情,使用论断式的议论,又称议论模式。渊源流长,浪漫主义大都用抒情化议论,即自白。政治诗、哲理诗许多属于这种“传统自白”。这种自白不容易写好,首先作者必须达到一个时代最高层次的认识及体验的水平。在西方现代派中,惠特曼的《草叶集》承前启后,大量使用自白,以至于美国诗歌自50年代后以艾伦·金斯堡的《嚎叫》为代表,形成了自白派,占据主流地位。我国80年代“第三代”诗歌大部分都属于“自白”诗。与前期浪漫主义自白不一样,当代诗歌中的自白可以称为“反传统的自白”:有意摆出反传统——反对文化、审美、个性、理性乃至诗歌自身的架式,其实不过将题材限定在个人生活体验主要是本我感受的圈子里。多用第一人称,不拘格律,以日常口语袒陈自己对生活的感受甚至隐私,有时触及社会,进行某种程度的批判。“自白”诗歌对语言、形式和意味更加强调,甚至写性的记录性的诗歌,自称为“玩”诗歌。作为诗歌整体的一种探索,“自白诗”可以说有从社会批判意义转为个体生命肯定意义的历史作用。

象形模式

诗行排列成中心形象的形状,成为象形图案。如法国诗人阿波利奈尔的《被刺杀的和平鸽》。又如台湾诗人白荻的诗歌,犹如一幅山水画(诗行从右到左,字词从上到下),比喻流浪者如远离山林湖水的一株丝杉。

现代模式

从西方现代派诗歌移植而来的。在内容和形式上与传统诗歌明显不同,而且认为内容即形式、形式即内容,因此更加重视形式创新。写的是个人与社会、自然、他人甚至自我的分裂和荒诞,反映了资本主义社会高度发展所带来的精神危机、变态心理、悲观绝望和虚无主义。强调表现内心——实际上只是变幻多端,高深莫测的本能(欲望,尤其是) 和下意识。用的方法主要有:①思想知觉化,即抽象的肉感。把抽象观念和具体形象直接结合, “象你闻到玫瑰香味那样地感知思想(艾略特)”。如诗中的“力之舞”、“意志昏眩”、 “潮湿的灵魂在发芽”。②自由联想。这种联想不是事物本身固有的,为大家所公认的,而是凭个人的直觉和幻觉写出来的联想。如“阳光是从太阳里踢出的足球”。③语言形式随心所欲地变化,用于暗示某一瞬间的感觉、想象和精神状态。

会意模式

这类诗歌的一些诗行排列成抽象的图形,显示某种意义趋向。如《太阳下山》后半首的诗行排列,暗示钟声在大风中高低起伏

画足球比赛的作品

这类艺术家统称为「街头3D艺术家」(3D Street Paint或3D graffiti),他们在地面、墙壁等些平面上作画,让画面内容与周围环境融为一体,造成立体画面的效果。知名的有不少,以下列13位:

1. Kurt Wenner

虽有个日耳曼名字,但是个在美国土生土长的画家,他从1982年开始在意大利罗马的马路上作画,是最知名的,算是3D艺术的始祖,他的作品大都是3D立体画,必须站在特定的角度欣赏。他的特色是结合文艺复兴的古典主义,画风细腻,色彩鲜艳,立体感强,往往能以乱真,这是他上的作品:

://.kurtwenner/gallery/NewWork_gallery/index.htm

2. Edgar Muller & Manfred Stader

他们两个是德国的街头画家,特色是模仿文艺复兴时期及巴洛克时期的写实风格绘画,他们在各种街头绘画比赛均有不错的成绩,也在大学里教授街头画画。

://.3d-street-art/

://.european-street-painting/

3. Julian Beever

在世界上许多著名的步行街留下过作品,足迹遍布每一个角落。据说他是街头3D绘画的创始人,人称“路面毕加索”,他的每一件作品会花上他一整天的时间,但到了第二天,也只能成为记忆而已,因为他用的是粉笔,而且路面会每天清理一次。纵使是这样,十几年来,他一直在工作,作品遍布世界各地,也没有要停止的迹象。

://users.skynet.be/J.Beever/pe.htm

4. Tracy Lee Stum

女画家,被誉为现今世界最优秀的街头的画家,她足迹遍布世界许多为艺术家举办的活动,她保持着一个吉尼斯世界纪录,就是世界上最大的街画是她在2006年完成的。她作品的主题从圣经到异国风情到民间习俗,非常广泛。

://.tracyleestum/portfolio/street-painting/3-d-anamorphic/

5. Eduardo Relero

主要在西班牙的街头工作,他富有想象力的作品,令人觉得故事书里的故事发生在现实中。据说他用粉笔所画的每一幅画都是根据一个故事画的。

://.moillusions/2007/05/eduardor-releros-chalk-drawings.html

6. Rod Tryon

从事街头作画已经超过20年,用粉笔装饰过世界各地的街道。对于自己的作品,他说过:“创造出来的形象,像是在街道里拔地而起,好像是从沥青的地面突然地冒出来一样。如果你感到cool,那就是对艺术家最好的鼓舞,这些3D的作品给人们带来惊叹的感觉。我开心的是,这些3D作品能同时给艺术家和路人带来喜悦。”

://.artforafterhours/

7. Greg Brown

的作品一向被认为是难以理解的,巨大的壁画好像突然跳到观众的面前,但观众朋友看不懂这幅画要表达什么意思。Greg 不用的作品里风格也相差很大,他的作品题材也相当广泛,涉及从建筑到船舶的不同题材。

://.artofgregbrown/

8. Eric Grohe

是一个专业的图形设计师和插图画家,从事设计工作已经几十年了。他的壁画早已经冲出美国,走向世界,从西雅图到华盛顿到吉隆坡到马来西亚,到处都有他的作品。他作品描绘的大多都是美国的生活主题,例如足球比赛和如诗如画的城镇。

://.ericgrohemurals/

9. Daim

德国的涂鸦艺术家,从1989开始从事涂鸦3D绘画,从事一发不可收拾。他是世界最抢手的涂鸦艺术家,而且因为喷涂最高的涂鸦而进入吉尼斯世界纪录大全。作为传统的涂鸦艺术家进入这10人名单 Daim 也从事动画和雕塑设计。

://.daimgallery/

10. Melanie Stimmell

女画家,擅长达文西的作品

://.melaniestimmell/

11. ToMo(斎藤智辉)

日本画家

://tomoteru.web.fc2/

13. Lori Escalera

女画家

://.thestreetpainter/Index/Home.html

篮球、足球、排球中的位置感、空间感是什么?

画足球比赛的作品如下:

儿童画绘画步骤技巧

一、平涂法

平涂法就是勾线添色,画面是两维空间不具有立体感。具体做法是:先用稍细的油画笔或水粉画笔,用单色画出物体的轮廓线,再把调好的颜色平涂在轮廓线内。画面重视直观感受,不追求物体的光影变化和色彩的真实性。平涂法的特点是:画面干净利落,色彩整体概括,单纯平稳。平涂法简单易懂,易掌握,容易增强幼儿的信心。

二、构成法

不画真实的物体,用随意勾画的交叉线条或几何形的组合形成视觉上的图象。它的特点是:平面性,自由性,趣味性,可根据自己的喜好任意画出喜欢的线条,不用考虑物体的造型和画不像的问题。在涂色上也比较自由,适合儿童自由地表现。

排球运动里,球和人的相对位置比人和人的相对位置更重要。至少对自由人来说,他防守时的选位就很重要,甚至比自己的身手还重要,就像足球里的守门员一样,选错了位置就会鞭长莫及。由于排球是隔网对抗,并且每个回合里只允许本方三次触球,所以团队合作的大部分注意力都会集中在本方半场,而对对方防守的观察早在接发球之前就已经完成。在一个只有9*9米大小的平面区域里,6个人所做的事是有明确的分工和各自区域的(除了自由人,其他人的相对位置比较固定,而且彼此熟悉)。连战术配合的套路都是很有限的,来来去去,有效的就那几种打法。尤其对俄罗斯女排这种靠身高欺负人的球队来说,无非就是“前排找主攻、后排找主攻”。所以在排球比赛里,你很少会听到解说员使用“位置感”这个词。

篮球是在一块大约26*15米的场地内,10人分两队的轮流持球运动,持球者把球投入一个比球略大的筐内得分。这意味着篮球更强调的是出手空间,为了获得或者限制这点空间,持球者和对面防守者之间有很多一对一的对抗、争抢。那么篮球比赛里的“位置感”,首先是直接对位,强调持球者、防守者和篮筐这三者之间的空间关系。如果这种空间关系有利于防守者,那么持球者就要通过自身运动或球的转移来寻求改变;如果这种空间关系有利于持球者,那么通常就会以出手投篮为结束。

足球的场地空间和参与人数都和篮球不是一个量级的,同时足球控球的难度比篮球也难得多——毕竟脚是没法把球拿住的,这就决定了足球比赛比篮球更具有复杂性和不确定性。同时也意味着,足球的团队配合比篮球更重要。

文章标签: # 诗歌 # 一个 # 3D